Artistas Plásticos

Posteado por Rhumbas y Canvas Todo - El - Año

Información varia sobre los artistas plásticos que plasman atmosféricas concepciones del mundo

Cine y Teatro

Posteado por Rhumbas y Canvas Todo - El - Año

Novedades y opiniones varias sobre cine, cinefilia, cinematógrafos y artes dramáticas

Exposiciones

Posteado por Rhumbas y Canvas Todo - El - Año

Las últimas exposiciones nacionales e internacionales






Los fans de Siouxsie están de suerte. Se ha concluido la edición de la caja de tres CDs y un DVD "At the BBC" que resume todas las actuaciones transmitidas por la radio británica desde finales de los 70 hasta los 90. Pero esta mirada atrás no es lo único que nos recuerda del excelente pasado y presente de esta fenomenal artista.





Cuando “Siouxsie and The Banshees” se separaron a mediados de los 90, pareció el final definitivo de una carrera en declive. Tras unos cuantos álbumes más bien fríos y sin mucho resultado, el grupo se quedó sin contrato discográfico en 1995. Agotada, además de la inestabilidad del conjunto (porque los Banshees habían pasado media docena de guitarristas a lo largo de los años, entre ellos el brillante Robert Smith de The Cure) e insatisfecha con la dirección cada vez más pop que estaba tomando el grupo, Siouxsie decidió abandonar al proyecto para centrarse en The Creatures, que era hasta entonces un pasatiempo que disfrutaba con su marido, el baterista Budgie. The Creatures sin embargo nunca llegaron a ser reconocidos comercialmente hablando, de ahí la reformación en directo de los Banshees en 2002. The Seven Year Itch Tour quedó plasmado en un excelente DVD que demostró a una Siouxsie rejuvenecida, energética y con la voz más potente en años. Pero una vez consolidadas las cuentas bancarias, The Banshees desaparecieron de nuevo.

En el 2004 Siouxsie produjo la ruptura total con su pasado, disolviendo también a The Creatures. Dio una serie de actuaciones muy ambiciosas por el Reino Unido, que culminó con dos conciertos en el Royal Festival Hall de Londres donde fue acompañada por una orquesta clásica. Más de dos horas del Dreamshow en el que cayeron todos los clásicos de The Banshees y temas de The Creatures se pueden disfrutar en un DVD colmado de extras.

En el 2007 Siouxsie se separó de Budgie, lo que también representó el final de su enlace profesional. Tras esto, la artista se enfrentó a nuevos desafíos: a principios del 2008 lanzó su primer disco como solista, "Mantaray" que trata de un trabajo contemporáneo que fusiona el sonido de los Banshees con tendencias actuales obteniendo una gran vitalidad y unos arreglos electrónicos sobre los cuales anida la inconfundible voz de Siouxsie. El disco no alcanzó unas ventas espectaculares, pero nos devolvió a una Siouxsie experimental, atrevida y con suspicacia. La gira Mantaray & More confirmó el buen estado en el que se encuentra la artista en la actualidad.

El concierto en Londres contiene todos los clásicos de The Banshees, aparte de un buen puñado de temas de "Mantaray" y dos versiones curiosas: "Hello I Love You" de The Doors y "These Boots Are Made for Walking" de Nancy Sinatra, ambas al estilo Siouxsie. Está demás decir que una cantante tan carismática como Siouxsie lleva las versiones a su terreno y las transforma en temas muy suyos.

Como extra el DVD ofrece una interesante entrevista con Siouxsie en la que comenta sobre su pasado pero sobre todo se enfoca en su futuro: confirma que pronto empezará a grabar su próximo álbum y tiene previsto de nuevo promocionarlo en directo.

Sus discos quizá ya no venden como antes, pero la ex Banshee aún cuenta con un público incondicional que presencia sus conciertos. Es por esto que sus DVDs en directo al menos en Inglaterra siempre alcancen los Top 10 de ventas.

Si se comapara la calidad de los directos antiguos de la caja "At the BBC" con su último trabajo, sólo hay una conclusión: los Banshees de los comienzos representaban una gran ambivalencia, simpáticos y arrogantes a la vez que lograron su éxito en un entorno post-punk muy tolerante en lo que a las habilidades musicales se refiere. Siouxsie en cambio siempre ha tenido este aura tan fascinante que salvó las actuaciones primerizas mientras los músicos producían monotonías casi insoportables. Como documento histórico "At the BBC" tiene su gracia, pero es realmente en "Mantaray & More" donde se aprecia la calidad que Siouxsie ha alcanzado como artista e intérprete y lo demuestra con creces que a sus 50 años está mejor que nunca.

Leer más...
| |

'This is It', Jackson sigue siendo el Rey

Publicado por εїз Sally εїз 0 comentarios
A partir del 28 de Octubre todo el mundo podrá presenciar al concierto final de Michael Jackson. Sony estrenará la película 'This Is It' que actualmente se está produciendo con el completo apoyo de los herederos de el Rey del pop, y se logrará a partir de cientos de horas de ensayos y de escenas entre bastidores que fueron filmadas en alta definición y con el sonido digital más avanzado mientras el cantante preparaba su nueva gira de conciertos que hubiese empezado en Londres.


La película, que también contará con una selección de secuencias en 3D, brindará una retrospectiva única de su carrera y también publicará entrevistas con algunos de los amigos íntimos y colaboradores más cercanos de Jackson.





Kenny Ortega, director del concierto y socio creativo de Jackson en 'This Is It', ha afirmado que: 'El mundo verá lo que nuestro equipo ha tenido la fortuna de vivir, que fue el compromiso total, la pasión y la creatividad que Michael puso en este proyecto. Él fue el arquitecto de 'This Is It', y nosotros sus constructores'.


Este film se lanzará muy pronto, y sólo estará en las salas de los cines durante dos semanas.

This is it está destinado a cumplir aquellos proyectos que el Rey ha dejado en manos de sus colaboradores.

A pesar de que es un film que se hizo en muy poco tiempo, sus fans ya estamos ansiosos de verlo, pero por ahora sólo hay que esperar un poco más.

Por ahora les dejo el trailer del film, en el cual se destacan sus mejores conciertos, sus grandes trabajos y todo el empeño que Michael Jackson puso durante toda su vida en lo que obviamente amaba, la música.



Aquí les dejo el trailer del film para que vean de qué gran proyecto les estoy hablando, distrutenlo!




Leer más...

Inspirados por las posibilidades de la pintura en la misma naturaleza, más que en el estudio, los artistas viajaron al rugoso Bosque de Fontainebleau cerca de París desde la década de 1820 hasta mediados de 1870, forjando innovaciones en el arte que resonarían en las generaciones subsiguientes. Allí, entre las villas rurales y los grandes y variados páramos, ellos realizaron los trabajos preliminares de lo que sería el Impresionismo, influyeron en el desarrollo de la fotografía de paisaje, y propiciaron la temprana propugnación para la conservación de la naturaleza. En el Bosque de Fontainebleau: Pintores y Fotógrafos de Corot a Monet en el Museo de Bellas Artes de Houston. La exposición de 96 trabajos estará abierta a partir del 19 de octubre.

 

La Ráfaga de Viento. Gustave Courbet.  

 

Organizada por la Galería Nacional de Arte en asociación con el MFAH, la muestra es la primera en los EE.UU. en trazar la gradual evolución de la pintura de paisajes y la fotografía en Fontainebleau. Expondrá múltiples trabajos de Jean-Baptiste-Camille Corot y Claude Monet, artistas que representaron el final del espectro experimental en Fontainebleau, y también remarcará trabajos de Jean-François Millet y Théodore Rousseau, quienes estaban entre los estudiantes más diligentes del bosque. Otros artistas incluidos son Frédéric Bazille, Narcisse Diaz de la Peña, Auguste Renoir, y Alfred Sisley. Entre los 9 fotógrafos presentados estarán los pioneros del campo como Gustave Le Gray, Eugène Cuvelier, y Charles Famin.

 

-‘En el Bosque de Fontainebleau’ se celebra un crucial y fértil período de la historia del arte- dijo Aurisch. ‘A pesar de que los Impresionistas son a menudo son acreditados con la innovación de la pintura al aire libre –pintura plein air-, directamente delante de los motivos, esta exposición buscará batir el record de registro directamente documentando los logros de un temprano grupo de pintores, quienes pasaron de las primeras experiencias a los jóvenes pintores de la generación de Monet’.

 


El Bosque

El Bosque de Fontainebleau está localizado a 35 millas al sudeste de París. No es sólo el bosque más grande de París -50.000 acres-, sino también el más diverso topográficamente, con dramáticos soportes de robles seculares, mesetas rocosas y desfiladeros, y espacios solitarios y áridos. Corot estaba entre los primeros artistas que comenzaron a hacer visitas regulares al bosque en los tempranos años de la década de 1820. Otros prontamente se unieron y experimentaron la pintura al aire libre, viviendo el desafío de la captura de la luz, las sombras, el clima, y las estaciones en este ‘estudio natural’. Esos años lentamente marcaron el comienzo de una revolución en la pintura de paisaje en Francia que se esparciría por toda Europa y por los Estados Unidos.

 

Árboles en Fontainebleau. Gustave Le-Gray.

 

En la década de 1830, una colonia de artistas informales se estableció en Barbizon, uno de los tantos pueblos situados en los perímetros del bosque, favorecido por sus excelentes alojamientos. Los artistas que se quedaban en las cabañas y experimentaban con la pintura plein-air, condujeron el movimiento artístico conocido como La Escuela de Barbizon. Entre los pueblos restantes los artistas que primeramente los frecuentaron fueron Chailly y Marlotte. Todos los pueblos tenían fácil acceso al bosque, pero la mayoría de los artistas no aventuraban demasiado porque tenían que cargar las provisiones en sus espaldas: generalmente un paraguas, una base plegable, el taburete, cajas con pinturas y la tela.

 

Los fotógrafos comenzaron a hacer peregrinaciones por Fontainebleau en 1840 cuando la introducción del proceso de papel en negativo hizo posible viajar sin el pesado equipo. Trabajaban al lado de los pintores ya en 1849, contribuyendo a la camaradería y el cambio de ideas. Durante este período, Francia sobrepasó a Italia como centro preeminente para el plein-air debido a la actividad en Fontainebleau, y la fotografía de paisaje se hizo todo un arte.

 

La atracción de los artistas por el bosque comenzó a decaer en la década de 1870, pero los artistas de allí ya estaban experimentando lo que sería la otra revolución en el arte: el Impresionismo.

 

 

La Exposición

La muestra estará instalada por sectores, cada uno dedicado a un aspecto del bosque y su rol en el desarrollo de la pintura naturalista del paisaje y la fotografía de paisaje: Descubrimiento del Bosque; Árboles y Piedras; Naturaleza y Observación; Fontainebleau a Gran Escala; y Vida de Pueblo. Más de 56 prestamistas privados e institucionales cedieron obras para la muestra, incluyendo al MFAH. Los Grandes Robles del Vieux Bas-Bréau (1864) de Rousseau, la Ráfaga de Viento de Gustave Courbet (1865), y 2 fotografías de Le Gray, Árbol, Bosque de Fontainebleau (c. 1856) y Le Pavé de Chailly (1852) están entre las obras más importantes.

 


•Descubrimiento del Bosque


Corot había estado en el bosque antes de su viaje a Italia en 1825, en donde practicó pintura al aire libre. Regresó a Francia con una nueva apreciación por las maravillas del bosque y continuó trabajando allí por 5 décadas. La muestra incluye 7 pinturas de Corot empezando por Estudio de un Tronco de Árbol en el Bosque de Fontainebleau de 1822 hasta Leñadores en un Valle Forestal de 1872. Le Gray estaba entre los primeros fotógrafos que visitaron el bosque, creando impresiones de papel salado a partir de negativos en la temporada de 1849. La exposición también incluye 7 trabajos de Le Gray que demuestran sus logros pictóricos al capturar la luz, las texturas, y la atmósfera del bosque.

 

 

Escena de Fontainebleau. Alfred Sisley.

 

•Naturaleza y Observación


Los artistas que viajaban regularmente al bosque, y aquellos que vivían allí, como Rousseau, estaban obsesionados con la captura de los diferentes estados en estaciones diferentes, en tiempo diferente, varias veces al día. Los ejemplos incluyen la Puesta del sol roja-entonada sobre la Playa de Jean de París de Rousseau (1864), el presagio La Tormenta de De la Peña (1871), y Sendero en el Bosque de Fontainebleau en la Nieve de Cuvelier (tempranos 1860’s).

 


•Fontainebleau a Gran Escala


Ya que los artistas debían cargar con sus provisiones en el bosque, generalmente trabajaban en telas de tamaños portátiles. De todas formas, el bosque también servía como fuente de inspiración para trabajos a gran escala que se completaban en el estudio luego del trabajo hecho al aire libre. El monumental Ráfaga de Viento de Courbet es un ejemplo de esto. La pintura es una escena fantástica que combina elementos de diversos bocetos que el artista hizo del bosque.

Leer más...

El misterio del robo Warhol

Publicado por Rhumbas Y Canvas 0 comentarios

El robo de 10 pinturas serigráficas de Andy Warhol tiene al Departamento de Policía de Los Ángeles buscando las pistas, y tiene a la gente en el mundo del arte rasguñando sus cabezas, también. ¿Por qué solamente robaron Warhols, y no otro arte más valioso de la misma localidad? ¿Además qué ladrones de arte pensarían en robar Warhols que son completamente incomerciables en cualquier parte del mundo? ’Es difícil saber qué quieren hacer con ellos, pero pareciera ser que alguien conocía estas piezas’, dijo el Detective Hrycyk. Dijo que no había ningún signo de entrada forzada y que no fue robado ningún otro material.

 

 

Las pinturas fueron robadas de la parte Oeste en Los Ángeles de la casa de Richard L. Weisman, un hombre de negocios y coleccionista prominente. Weisman ofreció una recompensa de 1 millón de dólares a todo aquel que otorgue información que pueda conducir a la recuperación de las pinturas. El viernes, la policía de Los Ángeles dijo que las pinturas -imágenes de atletas que incluyen a Mahoma Ali, Chris Evert, Dorothy Hamill, Tom Seaver, Jack Nicklaus, Pele y la O. J. Simpson- fueron tomadas del comedor del Sr. Weisman. Un ama de casa llamó a la policía; Weisman estaba por entonces fuera de la ciudad.

 

 

El detective Donald Hrycyk, uno de dos investigadores asignado por el Departamento Policial de Robos de Arte de Los Ángeles, dijo que las pinturas pueden haber sido robadas tanto el día que se reportó su desaparición –el 3 de septiembre-, como el día después de esto.

 

Weisman comisionó las pinturas, conocidas como ‘la Serie del Atleta’ de Warhol a finales de 1977. Cada una mide 40 pulgadas, y fueron firmadas por el artista y por cada una de las estrellas deportivas, dijo Vincent Fremont, el agente exclusivo de ventas para las pinturas y dibujos en la Fundación Andy Warhol para las Artes Visuales.

 

 

Warhol sentó la crónica del proyecto en sus diarios de ese año. ‘Tom Seaver era adorable’, escribió el 18 de julio de 1977. ‘Los atletas realmente tienen la grasa en los sitios más adecuados, y ellos son jóvenes en el momento adecuado’. De todos modos, 30 años más tarde, el público no lo vio así. En 2007, la serie perteneciente a Weisman ‘la Serie del Atleta’ fue el tema principal de una exposición en la Galería Londinense Martin Summers de Bellas Artes, en donde estaban a la venta en aproximadamente 28 millones de dólares, dijeron varios expertos de arte. Igualmente no se vendieron. Desde entonces, los precios de los Warhols, con aquellos de muchos otros artistas contemporáneos, han caído. ‘Estos se divertían con los héroes de un momento particular’, dijo Brett Gorvy del departamento de arte contemporáneo y de posguerra de Christie’s.

 

Mientras algunos trabajos fueron maravillosamente pintados, con mucho lo que más resalta es el retrato de Mahoma Ali. ‘Es realmente icónico’, dijo Gorvy. ’Incluso hoy todavía ganaría una enorme cantidad’. En 2007, una imagen similar del boxeador trajo 9.2 millones de dólares cuando estaba en venta en Christie’s de Nueva York. El resto, dijo Gorvy, probablemente valdría un par de cientos de miles de dólares cada uno.

 

 

Weisman viene de una familia de famosos coleccionistas. Su padre, Federico Weisman, un hombre de negocios de Los Ángeles y filántropo, comenzó sus compras de arte a finales de los años ‘40. A lo largo de los años, compró ejemplos de maestros como Cézanne y Picasso, de Kooning, Rothko y Warhol. Algunos en exposición en un museo de Los Ángeles.

 

La madre de Weisman, Marcia Weisman, es la hermana del millonario Norton Simon y es también coleccionista de arte. En 2003 Richard Weisman publicó un libro sobre su colección llamado ‘De Picasso al Pop’. Incluso con la fama de la colección, los expertos de arte encontraron extraño que alguien se vaya así nomás con ‘la Serie del Atleta’ entre sus manos. ‘El mercado Warhol es demasiado insular’, dijo Gorvy. Tobías Meyer, director internacional del departamento de arte contemporáneo de Sotheby, estuvo de acuerdo. ‘Robar Warhols es una muy mala idea’, dijo Meyer. ‘El mundo del arte se ha hecho tan transparente, y todos estos trabajos son demasiado detectables’.

 

 

El detective Hrycyk dijo que los robos de colecciones privadas son relativamente comunes en Los Ángeles, donde las obras de arte más importantes cuelgan en paredes de casas de directores ricos y estrellas de Hollywood.

Leer más...

La Fundación de Cáncer y Sangre de Niños (CCBF) está orgullosa de recibir su segunda subasta anual de Arte Contemporáneo el domingo 22 de septiembre de 2009 en el Sotheby de Nueva York, la cual comenzará a las 18 hs. Los beneficios de la subasta apoyarán el trabajo de la Children’s Cancer & Blood Foundation, la cual financia el cuidado clínico, promueve la investigación para ayudar a entender las causas del cáncer en la niñez y los trastornos de sangre, y patrocina el fomento del compañerismo entre pediatras en la sub-especialidad de hematología pediátrica y oncología.

 

11509


El presidente de la fundación, Les J. Lieberman habló apreciativamente de los artistas, quienes donaron personalmente sus obras, ‘es maravilloso tener el apoyo de tales artistas renombrados quienes generosamente donan a nuestra causa un poco de su trabajo más importante. El dinero recaudado con esta subasta de arte nos ayudará a asegurar que cada familia reciba el cuidado independientemente de su capacidad económica. Agradecemos a todos los artistas que ayudan a hacer de nuestra subasta de arte todo un éxito’.

 

 

La subasta de arte del año pasado en Phillips de Pury & Cía. fue un enorme éxito con beneficios que superaron los 400,000 dólares. La próxima subasta promete otra vez ser una oportunidad única para la comunidad del arte a fin de comprar obras apasionantes por artistas principalmente contemporáneos.

 


Los artistas participantes incluyen a: Jasper Johns, Donald Baechler, Richard Serra, Richard Pettibone, Tom Otterness, Massimo Vitali, Machiko Edmondson, Zhang Huan, Abelardo Morell, Matthew Pillsbury, Rita Ackermann, Mickalene Thomas, James Nares, Andres Serrano, y Will Ryman, entre otros.

 

Leer más...

Mural Pop de Lichtenstein en Tel-Aviv

Publicado por Rhumbas Y Canvas 0 comentarios

Los dos paneles masivos de este mural fueron hechos sobre todo para el Museo de Arte de Tel-Aviv por el artista Pop Americano, Roy Lichtenstein. Este artista se ha hecho famoso gracias a su estilo de pintura que imita la gráfica y las técnicas de impresión de tiras cómicas baratas. Pero un tema que se repite en su trabajo se ha transformado en arte per se. De hecho Lichtenstein ha dicho que un artista contemporáneo no necesita buscar más allá de la historia del arte para encontrar nuevos temas para adaptar a su trabajo en un nuevo estilo. Ahora en exposición permanente.

 

 

Aquí, si se contempla el panel izquierdo, y hasta borde inferior, se ve la palabra ARTE escrita en mayúscula. Sobre el lado izquierdo, una muchacha con el pelo rubio, representada en el estilo de Pop Art típico de Lichtenstein, mira a la escena detrás de ella la cual contiene figuras tomadas de los trabajos de otros artistas. Algunos de estos son en realidad trabajos que se encuentran en este mismo Museo. Por ejemplo, si se mira el centro del panel se verá una figura extraña astada hecha al estilo de Picasso, mientras en lo alto del panel un violinista flota en el espíritu de pinturas de Chagall.

 

En una línea diagonal debajo del violinista y a la derecha, el trabajo de Alexander Archipenko está insinuado por una mujer de figura geométrica que también toma la forma de una guitarra. Este trabajo, a propósito, puede ser visto en la galería Assia. Sobre el lado derecho podemos ver las espaldas de tres figuras montando una escalera, imagen que recuerda la ‘escalera Bauhaus' del profesor de la Bauhaus y artista Oskar Schlemmer.

 

El panel de la derecha de Lichtenstein está pintado de una manera abstracta y geométrica. Pero si se mira hacia atrás y hacia adelante entre los dos paneles se verá que las formas abstractas a la derecha se relacionan estrechamente con los espacios, formas y colores descritos de forma más realista en el panel de la izquierda. Y si se gira, se podrá ver cómo Lichtenstein ha relacionado su mural directamente con la arquitectura de esta parte del museo, que consta de una estructura en zigzag en la parte de la escalera que conduce hasta las galerías.

Leer más...

El Museo de Israel en Jerusalem, anunció hoy la presentación especial del Nuremberg Mazhor, uno de los libros iluminados Hebreos más completos y el cual está entre los códices medievales que mejor sobrevivieron en la historia del mundo, luego de una extensa restauración en los laboratorios de conservación del papel del Museo. Reflejando los logros más altos de producción de manuscritos hebreos en el Medioevo, el Mahzor incluye finos poemas escritos a mano, liturgias y rezos para el año entero judío y el ciclo de vida, adornado con pródigos paneles iluminados de hojas de oro y de plata y pigmentos preciosos. Datado en el 1331, el Mahzor será expuesto en el Lugar santo del Libro en el Museo como la pieza central de una exposición que estará entre el 15 de septiembre de 2009 hasta febrero de 2010. 

 

 

Nuremberg Mahzor: Una Obra maestra Medieval Revelada’ ofrece a los visitantes una oportunidad nueva de ver este manuscrito recién conservado, completado con 4 hojas antiguamente desaparecidas que se pensaba habían sido removidas durante las Guerras Napoleónicas. Anteriormente en la colección de la Biblioteca en el Instituto Schocken para la Investigación Judía en Jerusalén, el manuscrito y las hojas que fallaban recientemente fueron adquiridas por el Doctor David y Jemima Jeselsohn, Zurich, y entregadas al Museo de Israel mediante un préstamo extendido. 

 

‘Esta presentación del Nuremberg Mahzor realza y amplía la cantidad de manuscritos hebreos expuestos en el Lugar santo del Libro, subrayando la evolución dramática de los rollos del Mar Muerto en tiempos del Segundo Templo, al Códice Aleppo en el siglo X, y siguiendo a la prosperidad de las comunidades líderes mundiales judía durante la Edad Media,’ dijo James S. Snyder, Ana y el Director del Museo de Israle, Jerome Fisher. ‘Esta muestra también sigue un programa importante de instalaciones en el Lugar santo presentando singulares tesoros de herencia judía, acentuando la rica herencia del Museo de historia cultural judía’.

Además de contener el ciclo anual de rezos Ashkenazic, Nuremberg Mahzor destaca una colección sin par de poemas litúrgicos y comentarios que representan la mayoría del contenido del manuscrito. Al principio comisionado para estudios privados y el empleo de sinagogas por un patrón judío llamado Josué, Hijo de Isaac, el Mahzor fue completado en Alemania el 8 de agosto de 1331. El libro probablemente sirvió a la comunidad judía más grande de Nuremberg desde entonces, permaneciendo en la ciudad después de la expulsión de los judíos en 1499.

 

El Mahzor fue conservado intacto en la biblioteca de la ciudad de Nuremberg hasta el siglo XIX cuando once de sus 528 hojas fueron vendidas, aparentemente por el ejército napoleónico. De las hojas que faltan, cinco emergieron nuevamente 100 años más tarde en Francfort, en la colección de Mayer Selig Goldschmidt. Cuatro de estas fueron adquiridas en el año 1930 por Salman Schocken, un hombre de negocios alemán judío, editor, y coleccionista de libros, que en 1951 adquirió el manuscrito entero como parte de una restitución en la posguerra para las propiedades perdidas durante la Segunda Guerra Mundial. Durante más de cincuenta años, Nuremberg Mahzor permaneció en el Instituto de Schocken en Jerusalén y no era accesible para la demostración pública. Hoy, el manuscrito contiene 521 de las 528 hojas originales (1042 páginas).


‘Nuremberg Mahzor: Una Obra maestra Medieval Revelada’ fue curada por Anna Nizza, Curadora Asistente del Museo de Israel, presentando también una selección de artefactos de la Judaica Alemana, relacionados con la etnografía judía-alemana.

Leer más...

Lucio Fontana: el espacialista

Publicado por Rhumbas Y Canvas 0 comentarios

Durante la Semana del Arte Frieze, una importante galería de arte –la Galería Imago- abrirá en la Calle Clifford 4 en Mayfair. La Galería Imago busca ser un punto de referencia internacional para el arte Moderno y Contemporáneo Italiano en una ciudad que se ha convertido en el epicentro de los talentos más creativos y artísticos del mundo. Construida en una casa de pueblo Victoriana de 3 pisos, la nueva galería será dirigida por Daniele Pescali, miembro de una notable familia de coleccionistas y marchantes de arte milanés.

 

 

Una muestra espectacular a presentarse en la nueva galería, titulada Más Allá del Espacio (18 de octubre al 20 de diciembre), contará con aproximadamente 40 piezas maestras de arte del celebrado pintor y escultor italiano Lucio Fontana, uno de los exponentes líderes del movimiento ‘Spazialismo’. Esta será la primera exposición significante de su trabajo que se llevará a cabo en Londres desde la exposición en la Galería Hayward en 1999. La exposición será única para la calidad escarpada y la cantidad de magníficas pinturas de Fontana , algunas tan raras que nunca antes han sido vistas en público. Se estima que el valor de los trabajos expuestos será superior a los £ 40 millones.

 

La amplitud de pinturas en exhibición mostrará la evolución del artista y su madurez, representando un resumen ideal de las búsquedas expresivas y conceptuales de Fontana. Entre lo destacado estará ‘Concetto Spaziale’ (Concepto espacial), Sole in Piazza San Marco, 1961, uno de un ciclo limitado que fue inspirado por el humor sugestivo y evocativo de Venecia que Fontana experimentó en su estadía. En Concepto Espacial, Attese, 1967, parte de su fase de ‘teatros’; el artista investigó en profundidad, el concepto del espacio y el diálogo cromático. Mientras una remota pintura del mismo año, Concetto Spaziale, Attese, 1967, es representativa de la serie más aprobada y famosa de Fontana, 'los cortes' y en particular 'los cortes blancos’, ilustran la investigación constante del artista de los gestos, la armonía y el ritmo ‘del espacio’.

 

Otros trabajos claves incluyen Concetto Spaziale, Attese, 1962, que simboliza un punto cardinal en el trabajo de Fontana, ilustrando la investigación cromática aunque sea principalmente sobre materiales, emociones y evocaciones. Concetto Spaziale, La Fine di Dio, 1964, junto con el ciclo "Venezie" representa el corazón de la exposición; este es de hecho uno de los trabajos más significativos de Fontana y parte de una serie muy limitada de trabajos similares que ilustran uno de los puntos más altos de la investigación de Fontana.

 

 

La pintura, Concetto Spaziale, Attese, 1959, fue publicada en la tapa del catálogo para la gran ‘Mostra Personale di Palazzo Forti: Metafore Barocche ‘, y es distinguida por el empleo ya famoso de los ‘cortes’, acoplada con un contraste profundo cromático, que la hace única dentro de aquel género. Mientras Concetto Spaziale, Attese, 1956, es representativa de una serie de obras de arte donde Fontana enfoca y expresa su investigación en el diálogo entre los materiales y la ciencia de los colores de las piedras y el color.

 

La familia sigue una tradición comenzada hace tres generaciones en Milán ofreciendo arte importante a partir de mediados del siglo XVIII hasta el presente, así como esponsoreando a artistas jóvenes y contemporáneos italianos destinados a futuros espaldarazos.

Leer más...

Alice in Wonderland...

Publicado por εїз Sally εїз 0 comentarios




Alicia en el país de las maravillas (Alice in Wonderland) es una película de fantasía que refleja la obra de Lewis Carroll creada en 1865. Tim Burton es el director, quien obviamente realizara una adaptación de su estilo oscuro, tal vez freak, como muchas veces se lo ha catalogado; y su estreno esta estimado para el 5 de marzo de 2010 en Estados Unidos.




Alicia, quien ahora tiene 19 años, concurre a una fiesta en una mansión de época victoriana, donde se entera de que está a punto de recibir una propuesta de matrimonio frente a una cantidad de personas, bastante engreídas, de la alta sociedad. Alicia escapa corriendo tras un conejo blanco, que en sus manos lleva un reloj, y entra a la madriguera. Ella va tras él y así llega al país de las Maravillas, que fue un lugar que visitó hace 10 años, pero el cual no recordaba.

El país de las Maravillas era un reino sereno hasta que la Reina Roja destronó a su hermana, la Reina Blanca. Las criaturas de este fantástico país, esperan la ayuda de Alicia, a quien a su vez ayudarán a recordar su primera visita a este mágico lugar.

Cuenta con un prestigioso elenco para el reparto de los personajes. Como protagonista, Mia Wasikowska que interpreta a Alicia, junto al hijo postizo de Burton, y actor predilecto para él, Johnny Depp como el Sombrerero Loco, mientras que su esposa, Helena Bonham Carter encarna a la Reina Roja. También cuentan con la excelente actriz, Anne Hathaway, representando a la Reina Blanca.


Se espera con ansias la llegada de este film, ya que es prometedor, y los fanáticos de Burton y la historia de Carroll no pueden esperar a este estreno, con sus toques exoticos, y las interpretaciones de estos titanes de la actuación.





Ese es el link del trailer.. El film se hace desear..
Leer más...

El último lanzamiento de Tim Burton

Publicado por εїз Sally εїз 0 comentarios


La siguiente película animada de nuestro adorado Tim Burton está lista. Nine, "9", es un film basado en un corto del mismo nombre que fue nominado en la entrega de los Oscar.

Tim Burton ha colaborado con Timur Bekmambatov (Nightwatch, Wanted), y ambos producen el film que ha sido dirigido por Shane Acker, quien ha hecho su versión original en el 2005. Elijah Wood es el elegido para dar la voz al protagonista, 9, mientras que Jennifer Connelly le otorga su voz a la guerrera 7; también colaboran en este film Martin Landau, quien representa la voz del inventor 2, Christopher Plummer como el veterano de guerra 1 y John C. Reilly como 5, el mecánico.
Se estipulaba que la película iba a ser estrenada a fines de este año, pero por cuestiones de marketing se ha querido jugar con los números, y así es que el film llegó a las salas de cine de Estados Unidos el día de ayer, 9 del 9 del 2009. ¿Qué curioso, no?
El argumento cuenta las aventuras de un muñeco de trapo que cobra vida en medio de un mundo considerablemente miserable, relata una etapa post-apocalíptica en la que parece no haber rastro de la vida humana. Pronto 9 descubre un grupo de seres idénticos a él pero que no viven a gusto, así que es él quien anima a sus compañeros a luchar por una vida mejor, lejos de esas aterradoras máquinas que intentan eliminarlos.

Leer más...
| |

Kandinsky, una retrospectiva a gran escala de las pinturas de Vasily Kandinsky –el artista visionario, teórico, y pionero de la abstracción- será presentada en el Salomón R. Del Museo Guggenheim desde el 18 de Septiembre de 2009 hasta el 13 de Enero de 2010. Esta revisión exhaustiva que comprende casi 100 de las telas más importantes de Kandinsky del período de 1907 hasta 1942 es organizada principalmente por los tres mayores conservadores del trabajo del artista -el Centro Pompidou en París, el Salomón R. de la Fundación Guggenheim en Nueva York, y el Städtische Galerie im Lenbachhaus ind Kunstbau en Munich- así como de colecciones significativas privadas y públicas.

 

 

Complementada por más de 60 trabajos en papel de las colecciones del Guggenheim y las fundaciones de Hilla von Rebay, esta exposición retrospectiva remonta la obra del pintor, enfocándose en los acontecimientos claves que informan su vida y trabajo. Marcado por dos guerras mundiales y las revoluciones rusas, la abstracción de Kandinsky no se desarrolló aisladamente. Kandinsky, la primera exposición retrospectiva que comprende de la carrera del artista en los Estados Unidos desde las tres revisiones montadas por el Museo Guggenheim en la década de 1980, revela el fondo complejo de sus innovaciones estéticas.

 

Un aporte generoso fue realizado también por la Dotación Nacional para las Artes, una agencia Federal; y la Baibakov Art Projects. La muestra está sostenida por una indemnización del Consejo Federal para las Artes y las Humanidades. El Museo Guggenheim con gratitud reconoce su Comité de Liderazgo para Kandinsky. La exposición estuvo este año en el Städtische Galerie im Lenbachhaus la ind Kunstbau, Munich, y en el Museo de Arte Moderno del Centro Pompidou, París, antes de su presentación en el Salomón R. del Museo Guggenheim.

 

Los esfuerzos colaborativos sin precedentes del Guggenheim, el Pompidou y la Lenbachhaus permitieron que la muestra incluya ejemplos de las Improvisaciones, las Impresiones y las Composiciones de Kandinsky, y demostrar las contribuciones tanto formales como conceptuales del artista al curso de la abstracción en el siglo XX. Kandinsky presentará trabajos que raramente viajaron, como la reciente obra maestra de la Lenbachhaus ‘Vida Colorida’ (Das bunte Leben, 1907), y la del Museo Guggenheim ‘Imagen Clara’ (Helles Bild, Diciembre de 1913) –un trabajo seminal entre las telas verdaderamente abstractas de Kandinsky que nunca ha sido exhibida en las galerías de los museos desde la década de 1970- ofreciendo nuevos contextos y comparaciones para todos los trabajos.

 

Bajo el cuidado y la preparación del departamento de conservación del Guggenheim, 3 obras consideradas de lo más delicadas debido al uso de arena en las mismas, viajaron por primera vez en décadas a estos sitios. Préstamos significativos de instituciones como el el Nizhny Novgorod Museo De Arte del Estado y la Galería Estatal Tretyakov en Rusia, así como el Museo Georgiano Nacional, Tbilisi, introducirán trabajos raras veces o nunca antes vistos en los Estados Unidos.

 

 

La retrospectiva traza los adornos temáticos de Kandinsky, como el caballo y el jinete, paisajes montañosos, paisajes marinos tumultuosos, imágenes apocalípticas, y otras referencias de materia sagradas, y sigue las realizaciones del artista en pintura de sus teorías estéticas tan bien desarrolladas, permitiendo un nuevo examen de los períodos geográfico-temporales aplicados a su obra.

 

Kandinsky ha sido curada por Tracey Bashkoff, Curadora de las Colecciones y Exposiciones de la Salomón R. del Museo Guggenheim; Christian Derouet, Curador del Museo Nacional de Arte Moderno del Centro Pompidou, Paris; y Annegret Hoberg, Curadora en el Städtische Galerie im Lenbachhaus, Munich. Karole Vail, Asistente Curadora en la Salomón R. asistió con la organización de la presentación de Nueva York.

Kandinsky y Salomón R. Guggenheim


Kandinsky fue una figura central en la historia y la génesis del Museo Guggenheim, y esta exposición coincide con el 50º aniversario del Museo. El fundador del museo, Salomón R. Guggenheim, comenzó a adquirir obras de Kandinsky en 1929 gracias al consejo de Hilla Rebay, quien se convertiría en el primer director del museo y quien abogó en recoger trabajos de Kandinsky de todos sus medios y de todos los períodos. Guggenheim pagó una visita histórica al estudio del artista en el Bauhaus en Dessau, Alemania, en 1930, y sobre el curso de su vida en última instancia llegó a comprar más de 150 pinturas de Kandinsky. Guggenheim rápidamente se convirtió en el campeón de una particular rama de la abstracción conocida como Arte No Objetivo, el cual no tenía lazos con el mundo empírico y aspiraba a fines espirituales y utópicos. Su entusiasmo lo llevó a la apertura del Museo de Pintura No Objetiva en 1939, precursor directo de la Salomón R. Las galerías permanentes fueron devotas de Kandinsky desde la apertura del museo. En 1945, luego de la muerte del artista en Paris, Rebay organizó una exposición homenaje en el museo y tradujo al inglés algunos de sus escritos más influyentes.

 

Sobre Kandinsky


Vasily Kandinsky (nacido en 1866, Moscú; muerto en 1944, Paris) fue uno de los pioneros de la abstracción y un gran teórico del modernismo. Nació en Moscú en el seno de una numerosa familia, e inicialmente estudió leyes y economía en la Universidad de Moscú, pero a la edad de 30 años se fue de Rusia para estudiar pintura en Múnich. Con su compañera, la artista Gabriele Münter, viajó a lo largo de Europa, pasando tiempo en Ámsterdam, Palermo, Roma, Viena, y otras ciudades, así como en Cartago y Kairouan en Túnez. En 1906, él y Münter permanecieron en París, volviendo en 1908 a Múnich en donde Kandinsky inició un período de intensa actividad, pintando y organizando asociaciones y exposiciones artísticas.

 

Kandinsky publicó su primer gran escrito teórico Über das Geistige in der Kunst. Insbesondere in der Malerei (De lo espiritual en el arte: y la Pintura en Particular), en Diciembre de 1911 (datado en 1912). En él, explora las conexiones entre el pensamiento teosófico y la forma y el color en la pintura, considerando el potencial de la música para expresar sentimientos e ideas profundas, e identifica 3 tipos de pinturas designadas por títulos en relación con la música: Impresiones, que están basadas en temas de la vida real; Improvisaciones, que son imágenes espontáneas e inconscientes de la vida profunda del artista; y Composiciones, trabajos formalmente desarrollados que están precedidos por una serie de estudios. Estimulado por el contacto con las vanguardias musicales y artísticas, incluyendo a Arnold Schönberg y Franz Marc, Kandinsky pintó prolíficamente, gradualmente dejando al figurativismo detrás. La llegada de la guerra trajo un abrupto fin a su período temprano de creatividad, ya que fue obligado a dejar Alemania y retornar a Moscú en 1914. Luego de la Revolución Rusa, trabajó con Kazimir Malevich, Liubov Popova, Alexander Rodchenko, Vladimir Tatlin, y otros artistas Suprematistas y Constructivistas, a pesar de que se oponía a la geometría pura de sus trabajos. En 1921, volvió a Alemania con su esposa Nina, con quien se casó en 1917.  

 

 

En 1922, Kandinsky aceptó una oferta del arquitecto Walter Gropius para dar clases en la Bauhaus, una escuela de arte, arquitectura, y diseño en Weimar, dedicada a establecer la estética moderna. Mientras enseñaba el curso Preliminar y el Taller de Muralismo, Kandinsky se reencontró con Paul Klee, un artista con quien había compartido ideas respecto a la relación entre el arte y lo espiritual. Su pintura también estuvo influenciada por las inclinaciones racionalistas de la Bauhaus y la sistematización de ideas que impuso en su propia enseñanza. Su vocabulario y su paleta formal se simplificaban a medida que exploraba las composiciones basadas en la geometría. Kandinsky completó su segundo tratado estético Punkt und Linie zu Fläche. Beitrag zur Analyse der malerischen Elemente (Punto y Línea sobre el Plano: Una Contribución al Análisis de los Elementos Pictóricos) en 1926. Los Nazis forzaron el cierre de la Bauhaus en 1933 y el auge del Nacional Socialismo llevó a Kandinsky a abandonar Alemania por segunda vez.

 

En Diciembre de 1933, Kandinsky y su esposa Nina se asentaron en un suburbio de Paris. A pesar de un cierto grado de aislamiento, Kandinsky accedió a mostrar su trabajo y conectarse con una generación más joven de artistas. A su vez cuando las autoridades alemanas confiscaron su trabajo y lo declararon como algo que ‘degenera el arte", Kandinsky expuso de todas formas en París y continuó cautivando a una audiencia americana gracias a sus conexiones con Catherina Dreier, Hilla Rebay, Galka Scheyer, y otros coleccionistas. Su vocabulario formal cambió, transformándose su paleta en más suave y sus formas en biomorficas, gracias a su contacto con artistas como Joan Miró y Jean Arp, el Surrealismo en general, y su interés en las ciencias naturales. Murió en su casa en 1944.

Leer más...

Restauran obra maestra de Canaletto

Publicado por Rhumbas Y Canvas 0 comentarios

‘Vista de Dresde desde el Banco Derecho debajo del Puente Augusto’, de Bernardo Bellotto, Canaletto (1721-1780), tiene necesidad de urgente restauración. La pintura es una de las mas populares de la Colección de Dresde alojada en la Galería de las Imágenes de los Viejos Maestros. La vista de Dresde no tiene igual, ha estado en exhibición por más de 200 años y ahora necesita ser restaurada. Los Amigos del Museo han empezado una campaña para conseguir fondos para dicha restauración. El pintor y escultor Georg Baselitz, el cantante de cámara René Pape y el escritor Uwe Tellkamp son quienes han realizado el esfuerzo.

 

 

En esta pintura, el estilo de Canaletto es inconfundible. Durante su vida, el artista celebró sus éxitos en la escena artística europea, pintando vistas realistas de la ciudad y vistas de paisajes de Viena, Munich, Turin y Varsovia.

 

Las vistas complementarios son tomadas cada una de los bancos del río Elbe para aprovechar al máximo los magníficos sitios de la ciudad y mostrar su elegante arquitectura Barroca y Rococó. Las pinturas de las vistas de Dresde de Bellotto están pintadas con tal exactitud que han sido por las autoridades alemanas para ayudar a la reconstrucción de los monumentos de la ciudad, luego de su destrucción durante la IIª Guerra Mundial. Los trabajos de Bellotto generalmente son confundidos con los celebrados de su tío, Canaletto. Él imitaba el estilo de su tío e incluso firmaba sus pinturas con el mismo apodo.

 

Bernardo Bellotto (30 de Enero de 1720 – 17 de Octubre de 1780) era un pintor italiano de paisajes urbanos o vedutista, y grabador en aguafuerte famoso por sus vedutes de ciudades europeas (Dresde, Viena, Turín y Varsovia). Él era alumno y sobrino de Canaletto y a veces usaba su mismo nombre, firmando como Bernardo Canaletto - fraudulentamente, según algunos. Sobre todo en Alemania, las pinturas atribuidas a Canaletto pueden ser en realidad más de Bellotto que de su tío; en Polonia, es simplemente conocido como Canaletto.

 

El estilo de Bellotto estaba caracterizado por elaboradas representaciones de vistas naturales y arquitecturales, y por la específica calidad de la iluminación de cada lugar. Es plausible que Bellotto y otros maestros venecianos de la veduta, hayan usado la cámara oscura para adquirir una mayor precisión de las vistas urbanas.

 

Bellotto nació en Venecia, hijo de Lorenzo Antonio Bellotto y Fiorenza Canal, hermana del famoso Canaletto, y estudió en el taller de su tío.

 

En 1742 se mudó a Roma, en donde produjo vedutas de esa ciudad. En 1744 y 1745 viajó al norte de Italia, nuevamente pintando vedutas de cada ciudad. Entre otros, trabajó para Carlos Emanuel III de Saboya.

 

Desde 1747 hasta 1758 se mudó a Dresde, aceptando la invitación del Rey Augusto IIIº de Polonia. Creó pinturas de las ciudades de Dresde y Pirna y sus alrededores. Hoy estas pinturas preservan la memoria de la belleza de Dresde, la cual fue destruida durante los bombardeos de la IIª Guerra.

 

Su reputación internacional creció, y en 1758 aceptó una invitación de la Emperatriz María Teresa para ir a Viena, en donde pintó vistas de los monumentos de la ciudad. Luego de eso trabajó en Munich y nuevamente en Dresde.

 

 

Cuando el Rey Augusto IIIº de Polonia, también Elector de Sajonia, quien generalmente vivía en Dresde, falleció en 1763, el trabajo de Bellotto devino menos importante en Dresde. Como consecuencia de esto, se fue del lugar para buscar empleo en San Petersburgo en la corte de Catherina IIª de Rusia. Camino a San Petersburgo, de todas formas, Cellotto aceptó una invitación en 1764 de nuevo Rey electo de Polonia, Stanislao Augusto Poniatowski para convertirse en pintor de la corte de Varsovia.

 

Allí permaneció unos 16 años, durante el resto de su vida, como pintor de la corte del Rey, para quien pintó numerosas vistas de la capital polaca y sus ambientes para el Castillo Real en Varsovia, complementarias a las grandes pinturas históricas comisionadas por Poniatowski de Marcello Bacciarelli.

 

Sus pinturas de Varsovia, más tarde fueron trasladadas a Moscú y Leningrado, restauradas por el Gobierno Comunista Polaco y luego utilizados para reconstruir la ciudad luego de su casi-completa destrucción a manos de las tropas alemanas y rusas durante la guerra.

 

Hay pinturas de Bellotto también en el Museo Czartoryski, en Cracovia, Polonia (museo fundado por Izabela Czartoryska /1743-1835/, con pinturas y trabajos de arte de su estado, Pulawy) y en el Palacio Wilanów, en las afueras de Varsovia, fundado por el 1805 por Stanislao Kostka Potocki, en donde se puede ver un retrato de la nombrada Izabela. Bellotto falleció en Varsovia en el año 1780.

Leer más...

¡Esto es la guerra!

Publicado por inmilla 0 comentarios



Inma Guerra

Que no cunda el pánico, de momento. Tan sólo es el título elegido por el Museo Nacional de Arte de Catalunya, en el marco del 70 aniversario de la Guerra Civil española, para acercarnos la obra de uno de los grandes maestros del fotoperiodismo moderno: Robert Capa. El grito belicista proviene de un artículo publicado el 3 de diciembre de 1938 en la revista británica Picture Post, con las imágenes de Capa de la Batalla del Segre.




El MNAC expone una retrospectiva de las aportaciones de Capa durante las décadas de 1930 y 1940, completadas con comentarios, manuscritos, libros y revistas de la época, que permanecerá abierta al público hasta el próximo 27 de septiembre.

La primera sala está dedicada a su obra más emblemática, Muerte de un miliciano republicano (1936), originalmente conocida como Death of a Loyalist Soldier. El 5 de septiembre Capa captó con su inseparable Leica III la que pasaría a convertirse en la imagen más representativa de la Guerra Civil. La fama de la instantánea pronto derivó en escepticismo entre quienes ponían en duda su autenticidad y la catalogaba de montaje.

La batalla del río Segre, 1938 y Refugiados en Barcelona, 1939 completan la selección de imágenes de Capa sobre el conflicto español. El resto de secciones, China 1938, Día-D 1944 y Liberación de Leipzig, 1945, retratan su trabajo en la batalla chino japonesa (bajo las directrices de la esposa de Mao Tse-tung) y en la Segunda Guerra Mundial.

En el mismo espacio, el MNAC rinde el primer homenaje a la inseparable compañera de Capa, Gerda Taro, una de las primeras fotoperiodistas de la historia que murió aplastada por un tanque en la batalla de Brunete. La obra de Taro se centra casi exclusivamente en el frente de la Guerra Civil española dominado por los republicanos, con imágenes modernas y cercanas de formato cuadrado, características del movimiento alemán de Nueva Visión de los años 20.

La exposición rescata imágenes inéditas de ambos, así como documentos de relevancia, procedentes de la conocida como “maleta mexicana”, recuperada en México en 2007. Su estudio ha sacado a la luz fotografías desconocidas hasta el momento tomadas por Capa, Taro y el también fotoperiodista David Seymour “Chim”.

Para los interesados…los días 10, 11 (Diada Nacional de Catalunya) y 24 de Septiembre (Día de la Merçe), habrá jornada de puertas abiertas. Además, del 22 al 27 se podrá visitar una interesante muestra bajo el título La Guerra Civil a través de vuestras fotografías.

Leer más...

En los últimos días se publicó una llamativa noticia en la revista ‘Analytical Chemistry’ acerca de una imagen redescubierta de Van Gogh, y ya ha ganado alcance mundial. Debajo de la superficie de una pintura del gran artista holandés hay otra imagen, realizada previamente y luego cubierta, retratando la cara de una mujer. ‘Grasgrond’ es la pintura que ha sido examinada con particular atención por investigadores de la Universidad de Delft, en Holanda, donde se dio el interesante descubrimiento: bajo un prado florido, entre todas las láminas de hierba de un campo descrito con rasgos vehementes, hay una cara oculta de una mujer en colores oscuros, típicos del primer período de pintura de Van Gogh (Zundert, 1853-Auvers-sur-Oise, 1890).

 

 

Joris Dik, el experto de la Universidad de Delft que lideró la investigación, explica que su equipo de profesionales llegó al resultado utilizando tecnologías de rayos-X, confirmando su sospecha, la cual ya había sido considerada por análisis previos, de la presencia de los contornos de una cabeza, cubierta por una segunda composición.

 

El canvas de 17.5x17.x, que pertenece al Museo Kröller-Müller de Otterlo, fue sometido por dos días al ‘synchrotron’, un acelerador especial de partículas que, gracias a su haz poderoso –pero no dañino- de energía, excita los átomos de los metales que cubren los pigmentos de los colores permitiendo inmortalizarlos.

 

Una vez que se trazó el mapa con la disposición de los metales contenidos en los pigmentos, los físicos usaron una computadora para reconstruir capa por capa los colores dispuestos en la tela. Se vio que los dos sujetos representados en la misma tela eran de diferentes naturalezas también desde el punto de vista químico: el prado ahora visible es principalmente de zinc, bario y azufre, mientras que la cara cubierta está compuesta por antimonio, principalmente encontrado en pigmentos amarillos, y mercurio, base de los pigmentos rojizos. Por esto, dicho procedimiento permitió distinguir las diferentes etapas del proceso de trabajo del artista. El retrato obviamente precede al campo que fue pintado en 1887 en París, la gran capital del arte y la modernidad, a donde había llegado sólo un año antes, en 1886. Fue allí en donde, previniendo de Holanda, él abandonó los colores oscuros y fríos de su tierra natal para descubrir una paleta brillante y animosa, fue allí en donde su trazo se tornó más refinado gracias a la experiencia, y la observación de los trabajos por los grandes artistas encontrados en museos, estando en contacto con el contexto fértil artístico de la gran metrópoli y enfrentando los expresivos caminos impresionistas. En Francia, Vincent inhaló el aire de la primavera, vio en las afueras y en los parques una naturaleza lozana y redescubrió sus tonalidades para reanimarlas con el fervor en sus pinturas de aquel período.

 

¿Podría ser que aquel Van Gogh estaba tan embriagado y embelesado por aquellos colores fascinantes que dejó a un lado e incluso quiso cubrir un retrato oscuro del período anterior holandés con un prado lozano? ¿O simplemente podría ser que su difícil situación económica no le permitió comprar nuevos y caros materiales, al punto que tuvo que reutilizar las viejas telas para pintar sobre su revés, o incluso cubrirlos con un tema diferente? Esta última hipótesis parece ser la más factible: en ese momento, de hecho, los materiales para los artistas, especialmente para los que pintaban mucho y utilizaban cantidades generosas de color como Van Gogh, eran realmente caros, en particular en una gran ciudad y en los estudios que frecuentaban los artistas sofisticados, a la búsqueda de los colores de primera calidad. Por otro lado, durante el período que Van Gogh estuvo en París, pagó un tributo a ‘Père Tanguy’, ya que el pintor cariñosamente llamó al propietario de una fábrica de pintura, Julienne François Tanguy, para su bondad y benévolo espíritu, que a menudo lo hacía comprar los cuadros de los artistas que de otra manera no podían obtener los materiales para pintar.

 

 

De todas maneras, no podemos dejar de lado la primera hipótesis, considerando que el conflictivo pintor tenía una obligación particular con sus pinturas, al punto de que mientras estaba vivo sólo vendió una pintura, pero en este caso decidió cubrir un antiguo retrato –quizás n boceto preparativo de los Comedores de Patatas- por el cual probablemente no se preocupó bastante por evitar cubrirlo con renovado entusiasmo. El tema escondido, ahora revelado, es el retrato de una campesina pintada en Nuenen, Holanda, entre 1883 y 1885: una cara marcada por rasgos fuertes y gruesos, marcada por los nervios y la resignación, utilizando el color de la tierra y trabajando debajo del sol, similar a otros retratos de ese período, dominado por una luz débil y los colores oscuros de la tierra flamenca y las minas.

 

Es también cierto que, de acuerdo a los expertos, no es el primer caso en el cual Van Gogh cambió de parecer escondiendo una pintura debajo de otra: incluso parece posible que al menos un tercio de sus trabajos esconden otro tema debajo de su ‘piel’. La pregunta acerca de qué fondo tenía este evento es ciertamente fascinante, pero por ahora podemos estar satisfechos que el precioso descubrimiento y por el hecho de haber aprendido otro pequeño secreto que nos acerca al lenguaje íntimo del intenso Van Gogh. Para más detalles sobre la investigación hacer click aquí.

Leer más...

David LaChapelle en Guadalajara

Publicado por Rhumbas Y Canvas 2 comentarios

Guadalajara se ha caracterizado por presentar eventos de talla internacional en diversos rubros como la moda, la tecnología y el arte. Ahora presenta la exhibición DELIRIOS DE RAZÓN | DELIRIUM OF REASON.

 

 

Esta exposición a presentarse en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, gracias al apoyo de su Directora Suny Ramírez, curada por Fred Torres en colaboración de Cesar Vázquez - Curador del Museo de las Artes - y producida y organizada nuevamente por 212 Productions, consta de siete secciones con obras de mediano y gran formato, además de proyecciones en video del making off de dos obras, "Deluge" y "Pieta". Más de sesenta piezas integran esta muestra, se trata de una compilación de exhibiciones anteriores como "Auguries of Innocence" en Nueva York, así­ como una selección de imágenes de su libro más reciente, "Heaven to Hell", donde se incluyen "Destruction", "Awakened" y "Deluge". De igual manera, se suman algunas piezas de la serie "Star System" y obras expuestas en el Palazzo Reale de Milán y de la colección "Jesus is my Homeboy" presentada en Holanda.

 

 

La exhibición DELIRIOS DE RAZÓN | DELIRIUM OF REASON de David LaChapelle podrá ser visitada en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, a partir del 04 de septiembre y estará abierta al público hasta el 15 de noviembre del 2009, de martes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs. y sábados y domingos de 10:00 a 16:00 hrs.

 

La entrada tiene un costo de $45.00 pesos y habrá descuento para estudiantes.

Leer más...

El ajedrez en la vida de Leonardo

Publicado por Rhumbas Y Canvas 0 comentarios

El ajedrez es un juego histórico que es practicado hoy en competencias, pero en su momento era una de las distracciones de más disfrute en Europa. Este juego fue muy estudiado y muy pintado. Lucas Van Leyden, Jan Cornelisz Vemeyen, Sofonisba Anguissola, y Ludovia Carracci, son sólo algunos de los nombres de pintores ilustrados que durante el Renacimiento dedicaron su interés en pintar los juegos y a sus jugadores. Pero hoy parece que incluso los genios irrefutables del Renacimiento tomaron parte de esto. Uno de los tratados más interesantes escritos con tal propósito entre el siglo XIV y XV fue el ‘De Ludo Scachorum’ (En el juego del ajedrez) realizado por el monje Luca Bartolomeo Pacioli de Borgo San Sepolcro, un texto que por siglos fue considerado perdido y que apareció recientemente presumiendo revelaciones inesperadas.

 

 

Luca Pacioli, un monje Franciscano e ilustrado matemático fue un amigo y asociado de Leonardo Da Vinci. El matemática y Leonardo se conocieron en Milán en 1946; Leonardo ilustró su manuscrito ‘La Divina Proporción’. Ambos viajaron juntos a Mantova en 1499 cuando las tropas francesas invadieron Milan. Aquí, Leonardo fue comisionado para realizar una pintura para Isabella del Este, una gran amante del ajedrez. ‘De Ludo Scachorum’ fue escrito exactamente en ese período y fue dedicado a su marques y consorte Francesco Gonzaga.

 

Por largo tiempo se suponía que el texto estaba perdido o que había sido destruido hasta que en el año 2006 fue encontrado en la Biblioteca de Conte Guglielmo Coronini Cronberg, el último descendiente de la familia noble Gorizia. Cuando murió en 1990, la Fondazione Palazzo Coronini Cronberg onlus fue creada para administrar su patrimonio y su biblioteca. Cuando los directos se dieron cuenta de que tenían este importante manuscrito en sus manos, se inició un estudio profundo del mismo. Por lo tanto pensaron en buscar a Adolivio Capece, el presidente de la Asociación Italiana de Jugadores de Ajedrez, quien se hizo famoso con el nombre de Franco Rocco. Franco Rocco es muy famoso en el mundo del ajedrez desde el año 1977, cuando realizó algunas jugadas innovadoras tituladas ‘Scaccomatto’. Estas son unas series atribuidas al conocimiento de Treccani quien las publicó para ilustrar la versión moderna del juego bajo el nombre de ‘Scacchi’. Sus competencias no terminan ahí de todas formas. Rocco había en realidad notado ya a Luca Pacioni en un par de estudios previos. Se puso en contacto con la fundación y allí fue cuando comenzó la aventura.

 

 

De acuerdo a las deducciones de Rocco, Leonardo había creado sus ilustraciones basándose en los contenidos del libro, probablemente utilizando un modelo de cera o de arcilla. Las ilustraciones fueron enviadas de vuelta a Leonardo ya que estaban basadas en la ley de la proporción de oro, como muchas de las otras figuras diseñadas por el maestro, y similaridades entre algunos detalles de las ilustraciones y otros de sus diseños pueden ser vistos aquí. En el período en el cual el tratado fue realizado, el Renacimiento también nos hacía sentir su influencia en el ajedrez: las reglas del juego estaban siendo desarrolladas y parecía ser que Leonardo podría haber tomado partido en esto también. Las piezas representadas en el ‘De Ludo Scachorum’ son completamente nuevas con respecto a las utilizadas hasta ese momento y Franco Rocco declaró que no pueden ser atribuidas a nadie más.

 

Las reacciones a estas declaraciones fueron diversas: desde el entusiasmo de los fans hasta el escepticismo de los expertos. A pesar de la relación indiscutible que existió entre Leonardo y Pacelli, algunos eruditos mayores sostienen que los diseños no pueden ser atribuidos al antiguo. Para Rocco los críticos sacudidos parecieron ser incoherentes y fuertes en sus años de estudio decididamente declarando sus conclusiones incluso sin ninguna prueba irrefutable. Es necesario considerar que hay pequeñas "pruebas" pero las deducciones realmente parecen tener alguna base. Es definitivamente difícil luego pensar que el gran genio Leonardo quien pintaba mostrando aquellos resultados magníficos también había participado de esto. Los artistas más vanos de nuestra era, desde Man Ray a Duchamp y Dalì, desde Baj a Cattelan, no han vacilado al proponer su versión del juego más famoso en el mundo.

Leer más...

Mi vida con Orson Welles

Publicado por Rhumbas Y Canvas 0 comentarios

La última película de Richard Linklater es un hermoso tributo al gran director de Citizen Kane, Orson Welles. Geoffrey Macnab realizó un informe sobre su influencia duradera, y cinco cinéfilos comparten sus memorias de Welles.

Ya ha pasado casi un cuarto de siglo desde que Orson Welles falleció en 1985, pero el pequeño asunto de morir no ha realmente finalizado su carrera.

 

 

Desde ese entonces, las manifestaciones de Welles han sido tan abundantes como hasta ese entonces. Emergieron frescas controversias acerca de su trabajo; nuevas versiones de algunas de sus películas fueron lanzadas; ha sido el protagonista de varias biografías; y la búsqueda para completar su película El Otro Lado del Viento ha proseguido.

 

La fascinación de Welles como mago, narrador, vergonzoso y saltimbanqui nunca disminuyó. Algunos actores formidables han personificado al gran hombre en la pantalla grande en los años recientes. En 2006, Danny Huston –hijo del amigo de Welles, John Huston- jugó el rol en la película Fade To Black (2006) de Oliver Parker. El actor escocés Angus Macfadyen fue reclutado por Tim Robbins para hacer de Welles en Cradle Will Rock (1999). Liev Schreiber lo retrató en la película para televisión de Benjamin Ross, RKO 281 (1999) acerca de la batalla entre Welles y el magnate del periodismo William Randolph Hearst (James Cromwell) en el despertar de Ciudadano Kane (1941).

 

Ahora Welles está en la pantalla nuevamente. En el nuevo film de Richard Linklater es brillantemente personificado por el joven actor británico Christian McKay. Orson Welles y Yo es acerca de un adolescente entusiasta del teatro llamado Richard Samuels (Zac Effron) quien consigue un papel para la celebrada producción de Welles ‘Julius Caesar’ en el Teatro Mercury en el año 1937. A pesar de que Welles es apenas unos años mayor que su joven admirador, él ya percibe una personalidad exótica y extraña. La performance de McKay captura la pomposidad de Welles, su absurda vanidad, su rudeza, su calidad de mercurio y su brillantez.

 

Norman Lloyd, actor-productor

Lloyd hizo de Cinna el poeta en la legendaria producción de Orson Welles de ‘Julius Caesar’ en el Teatro Mercury, producción que forma el telón de la nueva película, ‘Me & Orson Welles’.

 

‘El período de ensayo para Julius César fue una completa locura. Orson estaba tan absorto con las luces etcétera, etcétera, que en la primera vista anticipada, dije que yo no continuaba porque había ensayado nada. Por lo que no estuve en la primera exposición. Era tan desastroso que ni siquiera podíamos realizar una llamada a escena. El show fue pospuesto por 5 días mientras Orson lograba enfocarse en el trabajo. Generalmente sus ensayos eran bastante informales, llevaderos y llenos de risas. Luego, cuando venía el ensayo del vestuario, Orson se ponía intratable. Luego se quedaba meditando acerca de las luces, los escenarios y los aspectos físicos de la producción mientras los actores se quedaban sentados hasta las 2 o 3 de la mañana.

 

 

Tenía casi la misma edad que Orson. 22 años. ¿Si él me exasperaba? Si, porque sufríamos depravaciones terribles durante estos ensayos cuando él realizaba la iluminación y nos quedábamos sentados allí sin comida. (Orson se hacía llevar comida en secreto. Nos enteramos de eso más tarde).

 

En los ensayos de la escena cuando Brutus (personificado por Welles) apuñala a Caesar (Joe Holland), todos los actores tenían dagas reales. Orson deslizaba la daga entre el sobretodo de Joe y su cuerpo. En un ensayo de vestuario, Orson tiró la daga y esta se clavó en el piso y tembló. ¡Dios mío! ¡Qué efecto! Orson, habiendo visto eso, decretó que todos los demás actores usarían dagas de goma de ahí en más. Sólo él usaría la verdadera daga. Una noche, él atravesó el sobretodo de Joe con la daga y le cortó una arteria. Joe se quedó sentado sangrando durante el resto de la escena. Él sangraba y sangraba. Lo llevaron al hospital donde permaneció por unos meses.

 

La forma en que Welles concebía a la obra, con los disfraces de los fascistas italianos y Marc Blitzstein tomando el himno fascista y versionándolo para la obra, era como si se hubiese escrito un melodrama político la noche anterior. No había nada tan inmediato como esta obra. Era como si Shakespeare hubiera entregado el guión la noche anterior’.

 

William Friedkin, director

‘Vi Ciudadano Kane cuando comencé a trabajar como jefe de grupo en un canal de televisión de Chicago. Antes de eso, miraba films sólo por entretenimiento. Iba a verlas los sábados a la tarde como los demás chicos de mi edad. Un día, alguien me sugirió ir a ver Ciudadano Kane. Había escuchado que esta era una excelente película, por lo que un sábado por la tarde no encontré nada que hacer y fui a la función de las 12. Me fui del cine a la medianoche. La vi como 7 u 8 veces seguidas. Estaba completamente asombrado. De repente me había dado cuenta que el cine puede hacer toda una obra de arte y que una inteligencia puede presentar una película como otra inteligencia presenta una novela o una pintura’.

 

Harry Kümel, director

Kümel dirigió a Welles en 'Malpertuis' (1971)

‘Todos los actores tenían temor de tener a Orson Welles en el set. Cuando llegó al hotel, supe inmediatamente para qué estaba allí. Él desempaquetó su maquillaje teatral se lo puso en su nariz. El hombre quería disfrazarse. Todos los actores –Michel Bouquet en particular- estaban encantados de trabajar con el gran genio Welles, pero luego de media hora con él, Michel lo odiaba. No podía mencionar siquiera su nombre. Welles se había reído en una de sus escenas con Michel. Luego de la 17ª toma, cuando comenzó a reírse, Michel bulló. Sabía que esta escena estaba siendo destruida.

 

 

Welles había desecho el guión en pedazos y detrás había escrito sus líneas porque no podía recordarlas. Cada vez que se levantaba de la cama, todos estos trocitos de papel flotaban a su alrededor como mariposas.

 

Era realmente Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Fuera del set, Orson era un ángel –el más cálido narrador, un hombre hermoso y placentero. A pesar de toda su embriaguez y su aspecto mercenario, él todavía tenía una mente muy penetrante en donde entraba el film’.

 

Joseph McBride, actor

McBride actuó en 'The Other Side of the Wind' y ha escrito muchos libros, entre los cuales está ‘¿Qué le ha pasado a Orson Welles?: Retrato de una Carrera Independiente’.

‘Conocí a Welles en 1970. Tenía 23 años y estaba viviendo en Wisconsin. Estaba escribiendo un libro acerca de él. Cuando fui a Hollywood en 1970, Welles estaba en su auge en Norteamérica. Lo llamé desde el drugstore de Schwab. Welles inmediatamente dijo, ‘estamos a punto de empezar a rodar una película. ¿Te gustaría participar en ella?’ Estaba impresionado. Nunca antes había estado en una película. Toda la idea de actuar en un film de Orson Welles era increíble.

 

En ‘El Otro Lado del Viento’ hacía de un crítico de cine joven e intelectual que llevaba consigo un gran grabador tratando de entrevistar al personaje de John Huston. La naturaleza del film era que Welles quería que los actores escribieran sus propios diálogos. Esto era toda una experiencia nueva para mí.

 

Un año más tarde, cuando ambos estábamos rodando en 1971, empezó a molestarme. Me gritaba órdenes bastante bruscamente. Así fue como siguió siendo los años siguientes. Yo no estaba emocionado, pero era completamente cooperativo. ¿Quién era yo para desafiar a Welles? Él me pagaba dos cajas de cigarrillos.

 

 

Welles solía proteger las películas en la casa de Peter Bogdanovich. Un miembro del equipo me contó que él había dicho: ‘Joe se ve bien en la pantalla, pero él siempre se ve bien sobre la pantalla’. Esto era completamente diferente, porque Orson nunca me había dicho aquella clase de elogio. Después de escuchar esto, me relajé repentinamente. Toda esa tensión que había sentido por disgustarlo a él porque yo era un aficionado y por él ser un matón se había evaporado. ¡Durante los próximos tres años, la pasé maravillosamente bien!

 

Ya escribí 3 libros acerca de Welles. Me pasé la vida escribiendo sobre él. Espero no hacer otro libro acerca de él pero estoy seguro que será así. Él es uno de los pocos cineastas que puedes estudiar toda tu vida y aún así seguir descubriendo nuevas facetas de su carrera y su vida’.

 

Leslie Megahey, director-productor

Megahey entrevistó a Welles para 'Arena: La Historia de Orson Welles’(1982)

"Fui determinado a enterarme de toda su vida a través de él. Todo el arreglo fue bastante informal. Al comienzo del programa, le hice 3 preguntas. Una era acerca de algo que él le había dicho a Huw Weldon sobre su actuación en cada film como si estuviera caminando al borde de un precipicio. Las primeras tres preguntas parecieron convencerme de que él estaba bien. Llegamos allí a las 8 de la mañana y filmamos hasta las 8 de la noche. Luego, él se fue a su casa a ver la ceremonia de los Oscar en la televisión. Había hablado todo el día sin parar. Lo llamamos al otro día para agradecerlo y nos dijo: ‘Bastardos, ¡perdí mi voz!’.

 

El día que hicimos el documental fue el más inolvidable de todo nuestro trabajo. El fin era mostrarle a la gente cómo era sentir su presencia. Cuando uno está sentado un día entero en frente de Orson Welles, es la más extraordinaria experiencia. Cuando habló acerca de Falstaff, era casi como si se hubiese convertido en Falstaff. Cuando hablaba acerca de Kane, era casi como si rejuveneciera y se convirtiera en Kane nuevamente’.

 

'Me and Orson Welles' se estrenará a fin de año. 'Malpertuis' está disponible en DVD en una edición especial realizada por el Archivo Fílmico de la Royal Belgian.

Leer más...

El Greco en México

Publicado por Rhumbas Y Canvas 0 comentarios

El Presidente Felipe Calderón inaugurará la exhibición El Greco. Toledo 1900, la cual ha sido organizada por el Ministerio de Cultura Español, en el Museo de Bellas Artes de la Ciudad de México.

 

 

La muestra, curada por Ana Carmen Lavín, pretende llevar a cabo un estudio de El Greco dentro de su contexto histórico, así como la lectura del tiempo y espacio en el cual fue redescubierto en los comienzos del siglo XX. Luego del fallecimiento de Doménikos Theotokópoulos en 1614, su trabajo fue malentendido y relegado al olvido. Pero, después de un estudio realizado por el profesor Bartolomé Cossio, la figura del artista, nacido en Grecia pero quien vivió y es asociado con Toledo, fue finalmente aceptada en los tiempos modernos.

 

La exposición incluye 43 obras de arte, 25 de las cuales son originales de El Greco, 8 son de sus cuadernos o copias de sus pinturas y 7 son de otros autores, como Sorolla, Sánchez Coello, Juan Bautista Martínez del Mazo (Velázquez) y Luis Tristán.

 

 

Luego de una parada en Sevilla, Valencia, Zaragoza y Toledo; con 4 nuevas pinturas incorporadas a la muestra: ‘Retrato de la Reina Mariana de Austria’, de Juan Bautista Martínez del Mazo; ‘Busto del Arquero Milton Huntington’ por Anna Hyatt; ‘Retrato de un Joven General’ de Bartolomeo Passerotti y ‘Crucificado’ de Luis Tristán, que mide 3 metros de alto.

 

Conjuntamente con las telas, la exposición incluye una colección de fotografías dedicadas al pintor realizadas por el fotógrafo Mariano Moreno las cuales pertenecen al Archivo Fotográfico del Instituto del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura. Estas nunca han sido vistas con anterioridad por el público y datan de principios del siglo XX. Algunas de estas fotos son documentos reales de ese momento ya que muestras el estado de conservación en el cual las pinturas de El Greco llegaron a comienzos de siglo.

Leer más...

La nueva generación de artistas pop

Publicado por Rhumbas Y Canvas 0 comentarios

Las performances en vivo no son sólo de músicos de rock. Una nueva tendencia está emergiendo: los pintores pintan en frente de audiencias, develando sus técnicas creativas.

 

Gigs musicales, shows en teatros y performances se dan todos, por su propia naturaleza, en vivo. Son eventos especiales realizados para una audiencia que ha pagado una entrada para ir y observar, y quien espera algo mágico sobre el escenario.

 

Alex Hearn

 

El arte siempre fue diferente. Cuando pensamos acerca del arte, tendemos a pensar en un artista encerrado en un estudio tomándose semanas o meses para perfeccionar una pintura, antes de que sea expuesta en la pared de una galería. Ahora en cambio, parecería ser que hay una tendencia creciente por parte de los artistas en presentarse en vivo, creando obras de arte en frente de un público, y frecuentemente en cantidades de tiempo limitadas.

 

Tomarse una cerveza Beck, que ha recién lanzada una edición limitada de etiquetas Artísticamente Inspiradas en la Música. En el pasado, artistas como Damien Hirst, Tracey Emin, los Hermanos Chapman y Jeff Koons tuvieron todos el turno de decorar la famosa botella; ahora, por primera vez, las figuras del mundo de la música, Ladyhawke y Hard-Fi, tienen su oportunidad. En el lanzamiento, un gig íntimo con Ladyhawke al este de Londres, artistas como Alex Hearn, Hayden Kays, Dan White y Josef Valentino –así como la artista Sarah Larnach, quien trabaja con Ladyhawke en todo el arte de portada de sus álbumes y quien pone sus ideas para la etiqueta de la cerveza Beck- fueron dados 3 horas para crear una pieza de arte en frente de la multitud (todo el arte de esa noche se expondrá en una tienda en desuso transformada en galería cerca de la Calle Carnaby de Londres, el próximo mes).

 

Antes y después de la presentación de Ladyhawke, los artistas pintaron alejados, en áreas delimitadas para actuaciones callejeras, mientras la gente los rodeaba tomando fotos y dándoles charla. Larnach, quien nunca antes había hecho arte en vivo antes del lanzamiento, cree que es una manera para los artistas de ser honestos con el público. ‘Los artistas visuales han sido mimados con el hecho de no ser esperados de presentarse en vivo antes. Significa como artista que no puedes ser todo humo y espejos; debes revelar tus secretos y técnica’, dice ella. ‘Creo que quizás es algo que la audiencia merece ver y les da la oportunidad de entender cómo una obra de arte es creada y quién es el que la está creando’.

 

Ladyhawke

Mientras hay definitivamente algo fascinante en ver a los artistas trabajando y un dibujo materializado ante nuestros ojos, ¿es este el último escalón de la necesidad de inmediatez de la generación de Twitter o una nueva y excitante forma de arte como performance en vivo? Al atestiguar cada línea mientras es completada en la página, y no sólo simplemente ser conmovido por el resultado final, se trata tanto acerca del acto vivo de pintura o dibujo asó como del arte en sí mismo. El artista se convierte en el performer y el público esperanzadamente encontrará al arte mucho más accesible y espontáneo que en los confinamientos más formales de una típica galería de arte.

 

Para un artista con base londinense, Kilford, conocido como ‘el pintor músico’, su práctica entera se basa en pintar música, en vivo en grandes conciertos. Kasabian, Paul Weller, Damon Albarn, los Black Eyes Peas y Baaba Maal han tenido todos canciones traducidas al arte por él –y él regularmente también hace ‘bocetos guerrilleros’ entre las multitudes de los festivales. ‘Me veo a mi mismo como un performer así cómo a un artista y siento una especie de comezón cuando pinto en frente de una audiencia’, él explica. ‘No soy la primera persona en pintar imágenes en frente de un público, pero ahora vivir al arte como una forma prominente se está destacando por sobre todas las cosas. Ayuda a acercar a la gente al arte porque logran experimentar el proceso creativo y ser parte de la ecuación’.

 

Pintura de Kilford, creada en vivo en el gig de Kasabian

Pinturas como las de Kilford, completadas durante la duración de una canción o un set musical, usan diferentes habilidades para esas necesitadas para producir naturalezas muertas detalladas o complejos retratos. Así como la necesidad de trabajar rápidamente, los artistas que pintan o dibujan en vivo necesitan alimentar la atmósfera del público y utilizarla para mejorar su trabajo. Esta manera de trabajar va con algunos –como los artistas de graffiti quienes han trabajado siempre rápido sobre las paredes para no ser atrapados- más que a otros, como Terry Guy, fundador de la agencia de diseño creativo Monorex y las batallas de arte Secret Wars (Guerras Secretas), lo sabe muy bien. Por 3 años, él ha venido organizado las Secret Wars en todo el mundo, en donde le es dada media pared blanca a dos artistas, marcadores negros y 90 minutos para producir el mejor dibujo posible. Así como a los dos jueces, el ganador del torneo –quien generalmente se va con £1,000 de premio- es elegido por una audiencia lectora.

 

‘No son batallas de graffiti porque los artistas no utilizan pintura en aerosol; yo las llamo batallas de ilustración’, dice Guy. ‘Los artistas pueden ser desde artistas de bellas artes de la Central Saint Martins hasta artistas callejeros y de graffiti; es una plataforma para cualquier artista que quiera asistir y llevar a cabo un freestyle. Hay suficiente talento ahí afuera y necesitan un lugar donde exhibirlo’.

 

Además de ayudar a incrementar el perfil y la confidencia de artistas poco conocidos, las batallas son muy cargadas y el público está implicada en lo que pasa en vivo. ‘El fin original era relacionarse con el público y ahí radica la belleza de todo esto. Cuando empezamos no me di cuenta de que sería tan popular. Las multitudes les gritaban a los artistas igual que en un partido de futbol’.

 

El arte en vivo es sólo eso, vivo. Está lleno de energía y excitación y motiva a la gente a comprometerse visualmente. Los dibujos terminados pueden no poder ser comparados con las grandes obras de arte pero no es lo que realmente tratan de hacer; es una forma muy diferente de arte. En vez,el proceso creativo es parte del arte mismo,como performances, son divertidos para ser vistos.

 

Etiquetas Artísticamente Inspiradas en la Música de Beck (www.becks.co.uk)

Kilford: el pintor de música (www.themusicpainter.com)

Secret Wars: batallas de arte en vivo (www.secretwars.co.uk)

 

Leer más...
    Búsqueda personalizada

    E-mail:

    Posts más recientes

    Opiniones recientes

    Archivo de R&C

    Escribimos en R&C